martes, 24 de noviembre de 2009

Luna Nueva, por Davix13 de Meristation. XD


Suelo escribir mis propias críticas, pero en este caso estoy completamente de acuerdo conDavix13 del foro de Meristation. No hay mucho más que añadir a su fotocrítica de la Saga Crepúsculo... :D




miércoles, 28 de octubre de 2009

El Asesino horriblemente lento con un arma extremadamente ineficaz, de Richard Gale (Corto)

Chaotic Rampage American Pictures proudly presents:


Parece un trailer, pero es un cortometraje con la estructura de un trailer. Probablemente el corto de terror más divertido que he visto. Lo descubrí gracias al post de Kon_Bleach en el hilo "Robando vilmente loles de otros foros" de Merisation (por cierto, un hilo genial para pasar los ratos muertos...). Lamentablemente no he encontrado ninguna versión con subtítulos en castellano, así que está en inglés, pero se puede ver en HD en youtube. Disfrutadlo (again and again and again and again and again and again and ...).


Aunque no le haga una crítica propiamente dicha, vendría a tener 5 Unidades Aprovechables, de los cortos más divertidos que he visto, en serio...

Ficha en IMDB (nota 7,8 en el momento de realizar esta entrada)

miércoles, 21 de octubre de 2009

(FAQATT) Frequently Asked Questions About Time Travel (2009). Para pasar el rato.


Cuando uno ve el cartel de Frequently Asked Questions About Time Travel, además de un título tan largo, llama la atención la cara de uno de sus protagonistas, el actor Chris O'Dowd, al que la mayoría de la gente conocerá por su personaje de la magnífica y divertidísma serie The IT Crowd. Instantáneamente, después de años de adaptación, nuestro cerebro relaciona directamente esa cara con la comedia y espera hora y media de risas al nivel (o por ahí) de la serie antes citada. Pero la película no es exactamente una comedia, hay que tenerlo en cuenta (como los que fueron a ver Mi Padre, con Jack Lemmon y Ted Danson encabezando el cartel esperando una comedia y se encontraron con un drama familiar en torno a varias enfermedades, aunque supongo que la culpa fue de los distribuidores que la anunciaron como comedia), sino una película sobre viajes en el tiempo con algunos momentos realmente hilarantes, pero no esperéis carcajearos hasta morir... aunque sí sonreír muchas veces.

La película funciona si te gustan los viajes en el tiempo, los pubs británicos y el humor inglés, pero si alguno de estos elementos no te llama especialmente, te sugiero que pierdas tu tiempo con otra cosa, aunque personalmente me entretuvo, pero sin llegar a apasionarme en ningún momento (bueno, puede que el momento de la cucaracha gigante ;D).

El argumento (sin spoilers, tranquilos) versa sobre una noche en la que tres amigos se reúnen en su pub habitual para intentar animar a uno de ellos, que ha sido recientemente despedido de su trabajo en un parque de atracciones. Ray, el personaje interpretado por Chris O'Dowd, está literalmente obsesionado con el viaje en el tiempo (desde un punto de vista friki, no científico) y en una visita a la barra se encuentra con una chica que dice venir del futuro para arreglar una "fuga en el tiempo". Aunque Ray se lo toma como una broma de sus amigos, pronto los tres se verán atrapados en esa "fuga" viajando en el tiempo (casi siempre hacia el futuro) e intentarán regresar al punto exacto en el que salieron de su línea temporal.

Sencilla, correcta y poco más, sí que me deja la sensación de que podía haber sido mucho más divertida, no puedo evitar preguntarme qué habrían hecho con un material de este tipo los geniales Edgar Wright y Simon Pegg, seguro que habría sido mucho más redonda que esta sencilla, honesta y normalita película para pasar un buen rato después de comer (pero eso es algo que nunca sabremos...).

No obstante, prefiero mil veces un producto de este calibre a la mayoría de películas que encajarían en la descripción "para ver después de comer".

VALORACIÓN: 3 UNIDADES APROVECHABLES

¿Éxito o fracaso? Sorprendentemente no he encontrado ningún dato ni del presupuesto ni de la recaudación, aunque puedo decir que no es la película de la que hablan todos los habitantes del Fandom, pero eso no quiere decir nada, puesto que aún no se ha estrenado en nuestro país (que yo sepa).

+ Lo Más Aprovechado: Los viajes al baño del pub y sus resultados posteriores. Los tres actores protagonistas.
- Lo Menos Aprovechado: La vena cómica de Anna Faris, a la que he encontrado realmente "rara" en esta película.
+ Una frase: "Resulta que en el futuro son todos americanos... irónico" (Ray)

Ficha en IMDB (Nota: 7,4 en el momento de realizar la crítica)
Ficha en BoxofficeMojo (en blanco en cuanto a datos de recaudación y presupuesto)

Trailer en inglés.
Spot para televisión (en inglés).
La secuencia que, probablemente, es la más divertida de la película (inglés, aunque tampoco importa tanto, es más de humor físico ;D)
Otra secuencia: Ninja Yodeler.
Los títulos de crédito de la película.

PD: Quizás porque esperaba reírme más, pero casi todos los enlaces de esta entrada son coñas (exceptuando los de nombre reales de personajes del mundo del cine)... no he podido evitarlo.

domingo, 18 de octubre de 2009

Moon (2009). Sam Rockwell y Duncan Jones añaden otro ladrillo a la escalera de regreso de la ciencia-ficción pura.





En el artículo anterior, el de Distrito 9 (Neil Blompkamp, 2009), destacaba que este era un gran año para la ciencia ficción cinematográfica y que, al parecer, esto iba a quedar subrayado por otra película, la que nos ocupa en esta crítica. Antes de hablar de la propia película en sí, me gustaría hablar un poco del género, para intentar transmitir una impresión que me ha quedado después de verla.

Para empezar, la ciencia ficción es un hipergénero, o así lo llaman los estudiosos. En otras palabras, es un género que abarca un número infinito de posibilidades y, por lo tanto, es susceptible de mezclarse con otros géneros y otros lenguajes. Así, nos encontramos con que el espectro de historias que se pueden contar dentro de la ciencia-ficción es el mismo que podemos encontrar para El Cine. Me explico: el arte cinematográfico engloba historias de todo tipo, ficción o no ficción, comedia o drama, etc. la mayoría de las cuales apenas cambian desde los inicios del cine. Por supuesto, como en todas las artes, nos encontramos con intentos, con mayor o menor éxito, de mezclar esos géneros para crear uno nuevo: comedia + acción = buddy movie. Es sólo un ejemplo, pero en todos los casos nos encontramos con que el resultado es algo que se puede incluir perfectamente en las listas de "pertenecientes a un género concreto". Arma Letal, siguiendo con el ejemplo, se la puede clasificar sin problemas en la lista de "Acción" y no tan fácilmente dentro de la de "Comedia". Es decir, acaba siendo principalmente una película de acción con toques de comedia. En el caso de la ciencia ficción de los últimos años, nos encontramos con que prácticamente todos los géneros han sido mezclados con ella y los resultados no son específicamente de un género concreto, sino que son ambas cosas: ciencia ficción y el género que sea. Ejemplos de esto serían: SF + catástrofes (El Nucleo, Armageddon, Deep Impact...), SF+acción (Starship Troopers, Matrix, Terminator), SF+ comedia (Galaxy Quest, Treekies no os la perdáis) y así con casi cualquier otro género (thriller, terror, cualquiera). Sin embargo, y el tochazo anterior sólo ha sido para introducir esta frase, EXISTE el género puro de la ciencia ficción y eso es lo que nos estaba faltando estos últimos años. Teníamos mucha ciencia ficción reconocible como ciencia ficción, pero pocos ejemplos de ciencia ficción pura y exclusiva. Existen islas, películas de sci-fi pura entre cientos de sci-fi híbrida, grandes ejemplos que se destacan como grandes películas en las listas de los últimos años, pero casi ningún año hemos podido encontrar dos ejemplos y mucho menos dos ejemplos y dos space operas (minigénero exclusivo de ciencia ficción) y 2009 ha traído estos cuatro regalos para el fandom: La conclusión perfecta de Battlestar Galactica (4ª temporada de la serie, primera space opera), el regreso de unos personajes míticos por la puerta grande del entretenimiento en Star Trek de JJ Abrams, la novedad y frescura de Distrito9 y el homenaje sencillo y profundo al género que es Moon, de Duncan Jones.

Y con esto no quiero decir que no haya otras obras del género en este año, sino que éstas cuatro destacan muy por encima de la media y son cuatro grandes en un año, lo que, sinceramente, no sé desde hace cuanto que no pasaba... pero también tenemos otras obras disfrutables y que se recordarán en años venideros, como la serie Fringe, llena de posibilidades futuras, la aparición de un entretenimiento (y poco más) como FlashForward y el acercamiento de un cine como el ruso a la adaptación de una de las obras magnas de su literatura de ciencia ficción con todos los medios posibles y en dos partes, de la que ya espero la segunda entrega, me refiero a The Inhabited Island.

Moon, la película protagonizada por un inmenso Sam Rockwell, actor que empezó en el género como un "camisa roja" en Galaxy Quest y luego asecendió a Zaphod Beebleebrox, el presidente de la galaxia de dos cabezas en otra joya del género, La Guía del Autoestopista Galáctico (Garth Jenning, 2005), ¡toma ascenso!, y dirigida por el debutante Duncan Jones, autor también de la historia original, es, ante todo, una película de ciencia ficción pura, como lo es un relato de Isaac Asimov o lo eran películas como 2001: Una Odisea en el Espacio (Stanley Kubrick, 1968) y su secuela, 2010: Odisea Dos (Peter Hyams, 1984) y funciona perfectamente como una pieza más del género. Me gustaría desvelar poco de su argumento, para aquellos que no han tenido el placer de verla todavía, pero, básicamente, la película trata de las últimas semanas de Sam Bell, un empleado de Lunar Industries en su puesto en la cara oculta de la luna, recolectando Helio3, con la única compañía del robot GERTY, al que le presta su tranquila voz Kevin Spacey. Con esa limitación de espacios y personajes, el director se las ingenia para tenernos atrapados con su relato. Los decorados y efectos especiales (en los que el uso de maquetas es pronunciado y además resulta tremendamente efectivo en su mezcla con elementos CGI) son perfectos para la historia y la música de Clint Mansell (de quien recordaréis su banda sonora para Requiem por un Sueño) está en perfecta consonancia con las imágenes y sentimientos de los personajes. Por último y como un elemento muy destacable, sobre todo teniendo en cuenta el Hype que se ha desarrollado a su alrededor, está el hecho de que la película en ningún momento es un ejercicio de estilo autoral, sino que se cuenta la historia de una forma cercana y personal, pero acompañándola sin destacar más que lo que está pasando, alcanzando un ritmo narrativo muy cercano al de los relatos de literatura de ciencia-ficción y resultando en una experiencia similar a leer relatos como El Sistema Marciano, de Asimov, o el propio El Centinela, de Arthur C. Clarke en el que se basaron, principalmente, su autor y Kubrick para elaborar 2001. Este detalle narrativo, es una de las cosas que más me han gustado de la película.

Me encanta, como ha quedado claro en las 18 veces que he mencionado la palabra en este artículo, la ciencia ficción (19 veces ya). Disfruto con su particular sentido de las cosas y con la confianza plenamente ganada de saber que sus autores, escritores, directores, etc. seguirán sorprendiéndome una y otra vez. Este ha sido un gran año como espectador habitual de ciencia ficción cinematográfica y Moon es un cierre que probablemente defraudará a algunos, que esperan una obra distinta, quizás como lo fue su predecesora Distrito 9, pero se encontrarán con un relato clásico, magníficamente interpretado y narrado con un estilo familiar para los que sí disfrutamos leyendo/viendo una obra de ciencia ficción pura y dura. Gran año, en serio.

VALORACIÓN: 5 UNIDADES APROVECHABLES

¿Éxito o fracaso? Es sin ninguna duda un éxito de crítica, acaba de ganar los premios a mejor película y actor en el festival de Sitges y llega precedida por un halo de "película que hay que ver" que sin duda le ayudará a recuperar su pequeño presupuesto y convertirá a Sam Rockwell en un rostro mucho más familiar de lo que ya era (incluso no me sorprendería una nominación al Óscar), pero, de momento, no es el éxito de taquilla del año, con unas recaudaciones bastante discretas, aunque apenas se ha estrenado en unos pocos países, incluyendo EEUU, así que es pronto para hablar de una taquilla baja.

Ficha en IMDB (nota 8,1 en el momento de realizar esta crítica)

+ ¿Lo más aprovechado? El talento de Sam Rockwell, los decorados y maquetas y la sensación de estar leyendo un relato clásico de ciencia ficción.
- ¿Lo menos aprovechado? Nada, el relato funciona perfectamente tal cual está. Si acaso, el hecho de que lo del original no esté tan destacado en esa llamada, y los que la hayáis visto lo entenderéis.

Trailer Oficial en Inglés y HD
Trailer Oficial en Castellano.
Música de Clint Mansell.
5 escenas de la película.
Sam Rockwell Stars in Moon.
Entrevista en Sundance al actor y al director Duncan Jones.
Rueda de prensa en Sitges'09, recopilación de momentos divertidos
La Receta para el Éxito de Sam Rockwell (Inglés sin subtítulos)

Por cierto, al final han sido 23 las veces que he citado "ciencia-ficción" en este artículo, incluyendo esta última ;D

jueves, 8 de octubre de 2009

Distrito 9. La ciencia ficción va de lujo este año...


Digo en el título que la ciencia ficción va de lujo este año. Normalmente tenemos una buena producción de base, películas de segundo orden, no muy publicitadas pero muy esperadas por los seguidores, pero este año empezaron los blockbusters, las películas destinadas a reventar la taquilla con la magnífica revisitación del Universo Trekie de JJ Abrams, dejándonos uno de los mejores espectáculos del año y un regreso por todo lo alto a las space operas de toda la vida (y que yo empezaba a echar de menos, la verdad, son muchas entregas de Harry Potter, Narnia, Crónicas de...., superhéroes, etc copando todos los millones de los estudios destinados a los grandes presupuestos, las mayores apuestas), pero la cosa no para ahí, ya que hace unas semanas nos llegó otra pequeña joya del género. El "sleeper" del año, la película que con un presupuesto pequeño y sin llamar demasiado la atención de los estudios ha llegado a reventar la taquilla. Producida por Peter Jackson, así nos la venden, pero realmente urdida y milimétricamente controlada por Neil Blompkamp, la película, que sólo ha costado 30 millones de billetes verdes, es un entretenimiento de primer orden, con muchísimas lecturas sobre el mundo actual y futuro, pero sobre todo, es una película refrescante, novedosa y moderna.

Ya sé que aplicar el término "moderno" a cualquier cosa es poco menos que desprestigiarlo, pero voy a explicar punto por punto porqué le he puesto estos tres calificativos. Lo primero, es una película refrescante, se refiere a que en medio de un mercado saturado de películas sobre/con extraterrestres, nos ofrece un punto de vista prácticamente ignorado: los extraterrestres son refugiados. Vienen a pedir ayuda, asilo y comprensión y somos nosotros, lo humanos, los auténticos villanos del film. Las invasiones extraterrestres suelen ser: o gigantes, por todo lo alto, volando la casa blanca apretando un botón y cientos de soldados y armas a lo Independence Day o La Guerra de los Mundos, o sibilinas, escondidas, empezando en pequeños pueblos americanos como los ladrones de cuerpos y demás. Tan sólo tenemos casos de extraterrestres moralmente buenos en películas como ET, Starman... solos, no una raza entera, millones de individuos (genial el detalle, que pasa desapercibido y del que supongo que veremos más en la más que probable secuela, de que son "obreros" y que les falta la mente colmena), que no son ni buenos ni malos (moralmente hablando), sino que son como son y no los aceptamos. Inmigrantes, vaya. Así que ofrece un punto de vista nuevo en un universo sobresaturado de extraterrestres.

Segundo, es novedosa y lo es porque tiene una estructura muy interesante, que aunque se haya utilizado otras veces (mezcla de documental y ficción, etc), nunca se había hecho de la forma que plantea Blompkamp. La película empieza como un documental puro y duro, sobre el día a día de la vida en Johannesburgo con una enorme nave nodriza flotando sobre la ciudad y sobre el distrito 9, donde viven recluidos/refugiados los extraterrestres, de donde a veces escapan para hurgar en la basura en busca de comida y robar cosas que pueden intercambiar por comida para gatos... poco a poco y de forma bastante paulatina (salvo por la primera escena, que inevitablemente nos choca un poco) a ser completamente ficción, siguiendo el estilo marcado por Monstruoso o [REC], para continuar cambiando de género durante toda la película: de una persecución a una película de monstruos y de ahí a una buddy movie con humano y alienígena para continuar con la pura acción, un poco de mechas y volver al documental. Sin despeinarse.

Por último, es moderna. Moderna, , moderna, con todas las letras, porque por primera vez en una película se utiliza el lenguaje propio de los videojuegos con soltura, intención narrativa y sentido. Después del experimento de Doom, que podéis ver aquí:
...en el que se empleaba este lenguaje propio de los fps como un intento de acercar el videojuego al cine, o mejor dicho de la experiencia de jugar el videojuego, pero que era una referencia directa (y lo que todos los fans queríamos ver) al propio juego, se habían visto muchos intentos de hacer que la primera persona fuera algo utilizable, pero se usaba, como en Doom, como un elemento espectacular y punto. Neil Blompkamp lo utiliza en medio de persecuciones y tiroteos como un tamaño de plano más, acentuando notablemente la sensación de acción del film, al tiempo que lo utiliza como una referencia de narrativa de acercamiento hacia su público, que está habituado a ese lenguaje. Plano General, travelling, plano medio, plano detalle, plano en primera persona estilo videojuego, panorámica al hombro... todo perfectamente encajado. Una gran labor de montaje.

Del resto, todo alabanzas. Unos magníficos efectos especiales (sobre todo para el presupuesto con el que contaban) en los que se nota que el director de la película ha sido diseñador de efectos muchos años, unos actores perfectamente integrados con los personajes alienígenas, mención especial a Sharlto Copley y su Wikus Van de Merwe, genial interpretación en su primer personaje protagonista, dado que no había trabajado como actor regularmente hasta esta película y que es un héroe que se sale de (Casi) todos los tópicos (y una buena noticia para los ochenteros, Copley es el elegido para hacer de Mad Murdock en la adaptación a la gran pantalla de El Equipo A), buena música...

Así, estamos ante una de la películas del año, de esas que ignorarán los grandes premios pero que quedarán en el recuerdo de la gente.

Y para cerrar con el comentario del principio, parece que este año no para en cuanto a calidad en la ciencia ficción, dado que en breve nos llegará Moon, de Duncan Jones, el hijo de David Bowie, con Sam Rockwell acaparando buenas críticas por sus respectivos trabajos (¡y todo con maquetas!). Así que ha sido un gran año para la ciencia-ficción en el cine.

Valoración: 5 Unidades Aprovechables

+ Lo Más aprovechado: El ritmo de la película que va a más cambiando de género sin perder efectividad.
+ Lo Más destacable: La idea, que la hayan hecho con 30 millones y Sharlto Copley y su acento sudafricano. La dosis justa de sangre, además.
+Lo Menos aprovechado: Nada.

¿Éxito o fracaso? Éxito rotundo, triplicando lo invertido y con resultados de crítica y público a la altura de la recuadación. Esperamos secuela, precuela y spin off si hace falta.

Ficha en IMDB. Nota 8,5 (en el momento de hacer esta crítica)

Trailer en Español
Música
Cortometraje original de Neil Blompkamp que utilizó como base para su película.

martes, 25 de agosto de 2009

Independence Day. 13 años desde la Invasión.


Roland Emmerich es un director que sabe lo que hace. Hala, ya lo he dicho. Suponiendo que sigáis leyendo pasaré a detallaros el porqué de esta afirmación. Emmerich viene a cubrir un puesto que ha existido siempre en la industria y al que muchas veces se ha denostado con el, por otro lado honesto, apelativo de "artesano", palabra que encaja perfectamente con el director alemán. Emmerich siempre hace peliculas "grandes", blockbusters, con presupuestos tan elevados como sus aspiraciones comerciales, con multitud de personajes y actores de primera fila, con desastres y catástrofes de orden bíblico y las mayores explosiones de la historia del cine. Sabes lo que vas a ver cuando entras a la sala en la que proyectan la última de Roland Emmerich. Al mismo tiempo, es un tipo que nunca ha dado problemas a los estudios, no se pasa del presupuesto, su cine es altamente patriótico y conecta con facilidad con un gran número de espectadores, ofrece proyectos con los últimos avances en tecnología cinematográfica... que ofrece garantías, vaya. Emmerich es un Irwin Allen, un George Pal, un Irvin Kershner, incluso me atrevería a decir que un Micahel Curtiz (aunque este logró películas muy por encima de las que hace el alemán, eso está claro). Un hacedor de productos comerciales, conocedor de su oficio y que siempre cumple con las expectativas. Ni más ni menos. Y al contrario que otros "artesanos" de su tiempo, como Stephen Sommers o Paul WS Anderson, nunca ha fallado en taquilla.

Por todo lo dicho anteriormente, cuando en 1996 Roland Emmerich presentó Independence Day, reciente su éxito con Stargate, los ejecutivos de la 20th Century Fox debieron frotarse las manos. Les ofrecía todo aquello que a ellos les gustaba en una película comercial más todos aquello que el público quería ver en una pantalla y lo hacía por un presupuesto elevado pero no imposible (75 millones de $). Debieron aceptar con los ojos cerrados y una sonrisa en la cara. La película fue un éxito de taquilla increíble, estando durante bastante tiempo como la segunda más taquillera de la historia y actualmente ocupando el puesto 21.

Pero, ¿es Independence Day una buena película? Todo depende del punto de vista inicial. Si vas buscando una obra magna al estilo Bergman saldrás de la sala a media película, pero si vas esperando entretenerte, cumple y con creces. Obviamente tenemos que pasar los filtros culturales para llegar a esta apreciación, sabiendo que es una película americana para los americanos y nada más, pero no por eso no puedes divertirte con sus escenas de acción, efectos especiales de destrucción y toques humorísticos básicos, pero que funcionan.

Siempre se dice de ella que es "serie b más cara de la historia" y la verdad es que se ajusta bastante, porque en el fondo es un proyecto perecedero desde su idea inicial: es un espectáculo festivo del 4 de Julio, tan grande como las Series Mundiales de Béisbol, pero tan espectacular, familiar y fugaz como los fuegos artificiales conmemorativos. Independence Day es sencillamente esto:



Y no pide más esfuerzo que el mirar fijamente a un punto y pasarlo bien. El hecho de que la película termine con la hija del presidente deseándoles un feliz 4 de julio mientras ambos miran la explosión gigante en el cielo es una muestra clara de las intenciones del artesano Emmerich.

A mi no me convenció demasiado en el estreno, pero con el paso del tiempo y visionados sucesivos, incluyendo la versión extendida que finalmente me compré en DVD, han terminado por convencerme de que los fuegos artificiales de Hollywood en 1996 fueron un triunfo absoluto.

VALORACIÓN: 4 UNIDADES APROVECHABLES

+Lo más aprovechado: Si fuera estadounidense, debería decir que el patriotismo de la cinta, pero diré que unos efectos especiales mágicos (combinación de CGI con maquetas) muy imaginativos y que aún funcionan.
-Lo más desaprovechado: Esa invasión que preparan los alienígenas y que nunca llega a ocurrir. Una pena, pero la peli habría durado 4 horas.
=Referencias: A "V" ("hoy es nuestra última noche en la Tierra, ¿no querrás morir virgen?"), a Agárralo Como Puedas ("hoy es un mal día para dejar de beber") y a muchas películas de ciencia ficción de serie b de los 50.

Trailer:




miércoles, 29 de julio de 2009

Mis disculpas señor Giacchino.


En la entrada dedicada a Star Trek, la joyita comercial del verano, hacía referencia a que la música de Michael Giacchino no me había terminado de convencer. Quizás no pude quitarme de la cabeza la excepcional composición de Alexander Courage para la serie original o la magnífica revisitación de Jerry Goldsmith para La Nueva Generación o quizás era que tenía que decir algo negativo, pero la verdad es que volviendo a ver la película, la música de Giacchino es un lemento más que destacable. Al igual que hizo en Cloverfield (alias Monstruoso en España), su capacidad para recrear temas clásicos, fijados en la mente de los espectadores y aficionados, sin copiar directamente los originales, pero EVOCÁNDOLOS a la perfección es digna de admirar. Además, la BSO funciona tanto en la propia película como fuera de ella, siendo una experiencia musical más que agradable.

Por tanto, mis disculpas al señor Giacchino. Llevo el tema "Enterprising Young Men" grabado a fuego en mi cabeza desde que volví a disfrutar la película.

Aquí el tema de Star Trek (Enterprising Young Men)


Aquí el de Cloverfield (buscad el orginal de Godzilla y comprobaréis el PEDAZO de homenaje que se gasta el compositor)

Transformers. La Venganza de los caídos. De los que cayeron muy muy bajo.


Quería ver esta película única y exclusivamente por los efectos especiales. Había oído y leído críticas (de los fx) tan buenas que los comparaban con los ya míticos de Parque Jurásico y Starship Troopers y en cuanto a los Transformers, no mentían (otra cosa es el resto, de lo que hablaré más adelante). La técnica utilizada de composición fotográfica de todas y cada una de las piezas que componen a los robots alienígenas es sencillamente perfecta y lucen como pocos CGIs que hayamos visto. Hasta ahí lo bueno de la película.

Michael Bay tiene un terror compulsivo a los planos que duran más de 3 segundos en pantalla. Quizás su corazón vaya a una velocidad comparable a la del protagonista de Wanted (por cierto, peliculón adrenalítico del año) pero para los espectadores medios sus películas pueden resultar, perfectamente, un mareo. Pero otros estamos acostumbrados desde los tiempos de Armageddon. Así que iba preparado para este detalle. Para lo que no estaba preparado es para que la cinta tuviera menos sentido que el creacionismo radical. No hay un sólo diálogo que merezca la pena en las dos horas y media que dura Transformers. No hay un sólo personaje (humano o robot alienígena) que tenga un mínimo de definición o que sufra una evolución a lo largo de todo el extensísimo metraje. La historia de fondo, lo que se suele llamar trama cuando existe, no se queda atrás. Los errores geográficos son lo más divertido y ni siquiera John Turturro pasado de vueltas merece la pena (aunque te pasas toda la película esperando a que aparezca). Es como ver un trailer de dos horas y media.

Respecto al resto de efectos especiales, los relativos a todo aquello que no sean robots alienígenas de todos los tamaños, son corrientitos, cantosos a veces. Desde fuídos corporales hasta ventanas rotas y abolladuras en edificios o vehículos, el resto de efectos CGI no cumplen tanto como deberían y desmerecen el resultado final de los SFX. Una pena.

Eso sí, estamos ante la película más taquillera del año, casi 900 millones de dólares en todo el mundo al tiempo de escribir esta crítica (aunque al parecer la sexta parte de Harry Potter le está dando caza a velocidades de curvatura), con todos los elementos a priori que hicieron de la primera parte el éxito de taquilla y el éxito de propagando del ejercito USA que son casi todas las películas del señor Bay. Al final de la película, en la última batalla (que por cierto dura más de una hora, o lo parece, pues no se acaba nunca, no como otras batallas de más de una hora y estoy pensando en Minas Tirith), el despliegue de medios y voluntad del ejército americano (que por supuesto ha dado todo su apoyo a esta película) es infinito. Acorazados, portaaviones, cazas de combate, aviones sin tripulación humana, soldados de a pié armados hasta los dientes con la última tecnología... incluso un railgun tamaño navío de combate. La presencia en cámara lenta de Megan Fox y de la igual de exhuberante (si no más) Isabel Lucas, se convierte en el reclamo para los espectadores masculinos de la cinta (aunque mi acompañante femenina echaba en falta más planos de Josh Duhamel para compensar). Y ya, que no hay mucho más que contar: es un producto puramente comercial que ha cumplido con creces para sus artífices pero que no dejará ningún tipo de huella o calado en los espectadores. Si no la olvidas en cuanto encienden las luces de la sala es única y exclusivamente porque aún no te puedes creer que ya se haya terminado, de lo laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarga que se hace.

VALORACIÓN: 2 Unidades Aprovechables
(una por los robots alienígenas y otra por el taquillazo que ha conseguido)

+ Lo más aprovechado: Debería decir que los SFX, pero no me terminan de convencer.
- Lo menos aprovechado: El humor de Turturro, mucho menos gracioso que en la primera película.
*A destacar (por negativo, en este caso): Que cada vez que aparece Megan Fox en pantalla curiosamente lo haga con grandes escotes y en cámara lenta, dejando claro el tipo de público que persiguen los productores, adolescentes hormonados con las neuronas repartidas en dos puntos de su anatomía.
Pregunta: ¿Cómo guionistas de joyas como Lost y Star Trek pueden firmar esto?


Ficha en IMDB (Nota 6,3 al momento de la crítica. Ejem)
Ficha en Boxoffice Mojo

Trailer (una vez visto, descartar el visionado de la peli entera):


Vídeo divertidisimo de los técnicos de efectos especiales hablando de cómo crearon digitalmente a Megan Fox (para que aquellOS que no quieran ver otra cosa en la película se ahorren los euros de la entrada. No me hagáis buscar vídeos de Josh Duhamel o Shia LaBeouf, copiad sus nombres y pegadlos en google. El vídeo de la Fox lo incluyo porque me salía en los relacionados del trailer y no me costaba nada hacer un copy&paste, además, es muy divertido)

martes, 19 de mayo de 2009

Death Race 2000 VS Carmageddon VS Death Race. 33 años de violencia y atropellos...


Comparar dos películas separadas por los 33 años que varían entre la película original de Bartel y el remake de Anderson, es algo que sólo haría a lo largo de casi 20 páginas para un trabajo de escuela o un artículo para un magazine o revista. Una veintena de páginas para un blog es demasiada información, está claro, pero no he podido evitarlo, después de volver a verme las dos películas y jugar menos de lo que me habría gustado al videojuego, escribir el trabajo (porque era un trabajo, el último trabajo de historia del cine de mi vida de estudiante) y entregarlo, pues... bueno, he decidido soltarlo por aquí. Espero que os guste.

Esquema a seguir:

1.- Un poco de historia…
5.- Conclusiones.
6.- Bibliografía, links e información adicional.

1.- Un poco de Historia.-

El origen, tanto de las películas como de los videojuegos tratados en este trabajo nace de la inspiración de Ib Melchior, un escritor, guionista, director y productor de cine, que publicó un relato en 1956 titulado El Corredor en el que se sentaban las bases para una historia futurista, violenta, de una carrera en la que la destrucción y las matanzas valían tanto o más que la posición final. Aunque Melchior nunca tuvo nada que ver en ninguna de las películas ni videojuegos, fue su relato el que lo inició todo y se merece que empecemos con esta pequeña referencia.
Cuando la película producida por Roger Corman se estrenó en 1975 lo hizo escalonadamente, en un periodo de más de un año de costa a costa de los EEUU, sin una gran campaña de publicidad ni una gran repercusión inicial, estrenándose en los cines de los pequeños pueblos y ciudades y autocines de todo el país, en la tradición de las películas de Corman. Para cuando cruzó el medio oeste, la fama de la película por su violencia la precedía y se inició una serie de ataques por parte de las comunidades más conservadoras que se convirtieron en algunas cancelaciones de estrenos. La película, vista a ojos de un espectador actual, resulta ingenua y falsa, pero en el momento de su estreno nadie se había atrevido a lanzar la historia de una carrera en la que se ganan más puntos cuantos más atropellos lleves a cabo. No obstante, se trataba, principalmente de una distopía política, así que se hizo un hueco en muchos cines independientes y logró suficiente fama como para que se acabara por convertir en una película de culto. Al año siguiente de su estreno se lanzó Death Race (Exidy, 1976), el primer videojuego que creo controversias entre los más conservadores que lo acusaban de violento, y los jóvenes que estaban deseando jugarlo. El videojuego, por supuesto, estaba inspirado por la película y arrastró a muchos de los que ya se habían quejado de la violencia de la película. La controversia aumentó y los medios de comunicación se hicieron eco, pero no llegó más lejos. Algunos grupos de rock de los 80 compusieron canciones en las que hacían citas directas a la película del 75, aumentando notablemente la percepción del público afín como obra de culto.
Llegados a los 90, la fama de la película y del primer videojuego habían desaparecido casi por completo. Las nuevas generaciones crecidas con los videojuegos de los 80 y primeros 90, juegos basados principalmente en mundos de fantasía y cuya principal baza era el entretenimiento, por encima de la evolución de los personajes, la historia y mensajes, no encontraban nada de atractivo en una película que, por su bajo presupuesto, era carne de segunda en los videoclubes. Pero el público que había disfrutado los Mario Bros y demás fantasías (geniales, sí, pero con un enfoque infantil), crecieron y buscaron nuevas experiencias, más acordes con sus nuevos intereses adultos. El mercado, que aunque siempre está buscando el siguiente negocio normalmente llega algo tarde, se encontró con que, por primera vez, aquellos que representaban a su público eran también los creadores de videojuegos y empezó a movilizarse, evolucionando lentamente desde la fantasía inicial, hasta videojuegos ligeramente más atrevidos y adultos. Así llegó el Wolfenstein 3D, primer videojuego del género Shoot em’up en primera persona. Estos videojuegos convertían al jugador en el auténtico protagonista desde esta perspectiva y le instaban a disparar a todo lo que se pusiera por delante, con variadas armas, municiones y retos. En este juego, no obstante, los malvados que debían ser masacrados eran los nazis, en un intento legitimar tanta violencia (de hecho, la única controversia creada en torno a este título se dio en Alemania, donde las referencias nazis están firmemente prohibidas). Rápidamente el juego se extendió por todos los ordenadores capaces de ejecutarlo y sus creadores se pusieron manos a la obra para buscar el siguiente éxito. Se titularía DOOM y cambiaría completamente el mundo de los videojuegos, recuperando el gusto por la violencia y ahondando más en las posibilidades de salpicar sangre por las paredes. Los malvados a exterminar del DOOM eran demonios venidos directamente del infierno, pero la ambientación, la música y, sobre todo, la jugabilidad convirtieron a este título en uno de los más grandes de la historia, siendo su éxito comparable a los de películas como Star Wars. Pero tanto éxito tenía su contrapartida y los padres de todo el mundo se preocuparon de que sus hijos pasaran tiempo entre disparos, sierras mecánicas y mutilaciones varias. Numerosos grupos de opinión se posicionaron para combatir el videojuego y aunque consiguieron prohibirlo o restringirlo en algunos países, no consiguieron pararlo. El público manda y si necesita saltarse la ley para disfrutar, lo hace. DOOM ha sido, probablemente, el juego más pirateado de la historia (lo que lo convierte, al mismo tiempo, en uno de los de mayor difusión). El increíble éxito del juego llevó a que las compañías buscaran nuevos títulos en esta dirección y así llegamos al Carmageddon, surgido de la pasión de los programadores por la velocidad, la violencia… y la película de Corman y Bartel. Carmageddon superó con creces la violencia de los anteriores videojuegos y se alzó como uno de los mayores éxitos de su año de lanzamiento, viendo surgir varias secuelas y ampliaciones (una de las cuales, cuyo título de lanzamiento era Lady Di’s splatter pack, se tuvo que cambiar debido a la presión popular y gubernamental y acabó llamándose simplemente Splat pack). La principal característica del juego era la combinación de velocidad y violencia, pero incluía una característica que lo diferenciaba de cualquier otro juego: la libertad. Aunque se trata de carreras de coches atropellando gente, no es necesario seguir el circuito, pudiendo explorar libremente en busca de peatones despistados a los que atropellar de las formas más espectaculares posibles (y que su sistema de repeticiones instantáneas permitía ver una y otra vez, en cualquier ángulo, posición de cámara, tamaño de plano o velocidad de reproducción). Hasta principios del siglo XXI fue una de las sagas más rentables y populares, tanto en ordenadores de sobremesa como en consolas.
20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold entran en su instituto armados hasta los dientes, con la intención de masacrar a sus compañeros y profesores, la Matanza del Columbine. Una vez pasado el shock inicial, la incredulidad y los temores, cuando la investigación siguió su curso, se descubrió que los dos asesinos jugaban regularmente a DOOM. Teniendo en cuenta la fecha en la que se produjo la matanza es más que curioso el hecho de que utilizaran este videojuego en particular, dado que 6 años después de su lanzamiento era un título arcaico, que había sido superado tanto en realismo como en violencia por una larga serie de títulos del mismo género, pero las razones por las que estos dos asesinos jugaban regularmente al DOOM sólo pueden especularse. Si la influencia de los videojuegos sobre los adolescentes es una posible causa de violencia futura o no, es algo que trataré más adelante, pero las repercusiones para el mundo de los videojuegos fueron terribles, iniciándose una persecución en los medios de comunicación como nunca antes se había visto. El punto de vista había cambiado. Si antes algunas personas veían que un título en concreto podría ser perjudicial para los menores ahora toda la industria de los videojuegos era la culpable de que dos perturbados hubieran hecho un acto terrible. Los videojuegos violentos fueron perseguidos, prohibidos en algunos casos, antes de que la industria y el mercado reaccionaran y empezaran a establecer regulaciones sobre los contenidos (básicamente se trata de una serie de categorías de edades para las que un videojuegos es recomendado o prohibido, al estilo de la MPAA norteamericana). Finalmente, el mercado y los usuarios regresaron al lugar que les correspondía e incluso llegó a lanzarse la tercera parte del DOOM, que por primera vez en la saga iba mucho más allá de la simple violencia, utilizando técnicas cinematográficas, historias y personajes complejos, haciendo crecer la experiencia virtual.
Pero, ¿qué pasó con la violencia en el cine? Películas violentas habían existido desde siempre y algunos títulos que en su momento alzaron voces de alarma hoy en día los vemos con ojos mucho más experimentados y acostumbrados, llegando a parecernos ingenuas o irreales, en parte por la propia evolución del cine y en parte por la evolución de los demás medios de comunicación. Si a finales de los 60 pudimos ver Grupo Salvaje (Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969) y en los 70 tuvimos ejemplos tan duros como Harry el Sucio (Dirty Harry, Don Siegel, 1971) y sus secuelas, Rollerball (íd, Norman Jewison, 1975), y tantas otras, fue en los 80 cuando surgió el héroe de acción y la popularización masiva de las películas violentas (la lista de títulos es interminable). Miles de espectadores iban al cine para ver a los Stallone, Schwarzenegger, Willis, etc. La acción mandaba en los 80, los tiroteos, explosiones y matanzas se convirtieron en lo que el público quería ver, en lo que las audiencias invertían. Durante los 90 se pudieron ver los últimos coletazos de este género tal y como se contemplaba en los 80, además de una evolución hacia otros géneros (sobre todo la ciencia-ficción), pero las grandes estrellas se hacían mayores y los recambios que Hollywood encontraba no tenían el mismo carisma ni el gancho para la taquilla. La evolución tecnológica que había permitido a los videojuegos evolucionar de historias simples en exceso, frenéticas y fundamentalmente divertidas a desarrollos complejos y estimulantes para los jugadores, tuvieron un papel diferente en el cine, que se nutrió de los efectos especiales de última generación, llegando a olvidar en muchos casos lo que hace grande a una película, perdiéndose en escenas espectaculares y vacías de ejércitos digitales, monstruos imposibles y audiencias globales de todas las edades. La acción y la violencia habían perdido el significado en las películas mainstream. De un tiempo a esta parte se ha empezado a recuperar el tono, pero el remake de La Carrera de la Muerte del Año 2000, Death Race, se ha visto afectado por este hecho, convirtiéndose en una nadería sosa que sólo consigue atisbar en algunos momentos lo que se hacía fundamental en el relato. Su director, Paul WS Anderson es, junto con Uwe Boll (director que no merece la pena destacar), el abanderado de la hibridación entre los videojuegos y el cine y su última película, la que nos ocupa, es el mayor ejemplo de banalización de ambos medios. Este hecho es tremendamente decepcionante, pues supone que el cine de masas se está quedando atrás en la carrera que mantiene con los videojuegos por la lucha de la atención del público. Y la atención lo es todo. En lugar de beneficiarse de la aparición de un nuevo medio e incluir dentro de sus características propias nuevas posibilidades de lenguaje (teniendo en cuenta que el cine puede considerarse el arte aglutinador de todas las demás artes), se pierde en copias literales que no aportan nada a ninguno de los dos medios.
El futuro definirá si los videojuegos y el cine siguen caminos parejos o si, por el contrario, se destruyen mutuamente, aunque, como siempre, será la atención que el público esté dispuesto a darle lo que marcará este futuro.

LA CARRERA DE LA MUERTE DEL AÑO 2000 (Paul Bartel, 1975)

Producida por Roger Corman, uno de los productores más exitosos de la historia, con su patentado sistema de reducir los costes hasta límites insospechados, trabajar con jóvenes talentos (muchas veces dándoles sus primeras oportunidades) y hacer estrenos escalonados que generen ingresos suficientes para cubrir los costes de la película, La Carrera de la Muerte del Año 2000 es una de las películas más extrañas de la carrera de Corman como productor. Protagonizada por David Carradine y Sylvester Stallone, con un argumento muy identificable con las grandes producciones de estudio de su época (distopías futuristas opresivas y deshumanizadas, como Rollerball (Norman Jewison, 1975) o Cuando el destino nos alcance (Richard Fleischer, 1973)), en el que se narra la retransmisión del gran evento deportivo de los Estados unidos del futuro, la Carrera Transoceánica (en la que los atropellos y asesinatos valen más puntos que la posición en la que vas), promovida por el gobierno dictatorial con extraños tintes entre nazis y comunistas que ahora gobierna el país. Frankenstein (David Carradine), el corredor que más veces ha ganado la carrera, cubierto de cicatrices y hecho a partir de pedazos, piezas y recambios varios (al menos en apariencia, porque luego descubrimos que esto es un truco para crear su personaje), tiene un plan que llevará a destronar al Presidente y subir él en su lugar, para ello, a través de su participación en la carrera, irá elevando su imagen entre los televidentes, se enfrentará a la resistencia que lo ve como un icono del gobierno opresor, se enamorará, ridiculizará a su adversario Joe Metralleta Viterbo (Stallone)… y atropellará y matará a un montón de gente.
Así, estamos hablando de una película violenta, con mensaje político (sea el que sea), que apuesta por un estilo de serie b para hacernos pasar un rato entretenido y con bastante regusto a sangre y neumáticos quemados, todo por muy poco dinero pero mucha voluntad.





CARMAGEDDON (1997)

Desarrollado por Stainless Games y distribuido por SCI e Interplay, Carmageddon fue uno de los juegos más violentos de su año de lanzamiento y también de toda la historia de los videojuegos, levantó ampollas allá donde fue lanzado al mercado y se convirtió, de paso, en uno de los juegos más pirateados, cuando las prohibiciones empezaron a imposibilitar jugarlo de otra forma. En Carmageddon debemos competir en una alocada carrera contra otros vehículos, en la que existe un tiempo límite para terminar la carrera, pero dicho tiempo puede ser incrementado de varias formas: Basta con pasar por los checkpoints a tiempo, conseguir bonus, dañar vehículos enemigos o... ir atropellando peatones. De esta manera aparte de llegando el primero, existen dos formas más para ganar la carrera: destruir todos los coches rivales o atropellar a todos los peatones del nivel.
Lo mejor del Carmageddon no era, sin embargo, la violencia, sino la libertad de movimientos que permitía, dado que no era necesario seguir un circuito, sino que se podía viajar por todo el mapa sin nada que te marcara el camino si tú no lo decidías así. Los mapas, dicho sea de paso, eran grandes, enormes, llenos de posibilidades y en las más extrañas localizaciones, desde toda una ciudad hasta una mina, una playa con zona turística (impagable el atropello masivo del paseo marítimo), el campo, las azoteas del skyline de una ciudad, en una central nuclear… Y no sólo se quedaba ahí esa libertad, sino que también tenía un sistema de repeticiones instantáneas con tantas posibilidades como podías imaginar: zoom, movimiento de 360º alrededor del punto elegido, cámara rápida y lenta… lo que posibilitaba ver los atropellos más brutales y los accidentes más espectaculares de millones de formas.
Al ser un juego sin historia aparente, más que la propia carrera en sí, la violencia inicial de la saga era abrumadora, sobre todo si te la facilitaban de una forma tan intensa, con tantas posibilidades como la imaginación permitía al jugador de 1997. Una vez que las consolas pudieron empezar a introducir una historia compleja, la saga tuvo que replantearse su origen. En lugar de quedarse con una carrera violenta sin sentido o propósito alguno más allá de causar muerte y destrucción (lo cual probablemente habría beneficiado al videojuego a la larga), se le intentó dar una historia, con retales de la película de Paul Bartel y el relato original de Ib Melchior, mezclado con las historias y posibilidades marcadas por el medio en el que se estaba creando. La historia resultante: futuro en el que el gobierno y las corporaciones controlan opresivamente la vida del vulgo, hay una zona desértica y radioactiva en la que los más brutales y una especie de zombies deambulan. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis vagan por sus anchas y se extienden por doquier gracias a una carrera… que a veces llega a las grandes ciudades, se salta sus barreras, murallas y protecciones y expande el caos…
Es uno de los ejemplos más característicos de la época en la que los videojuegos, por los avances técnicos, se estaban acercando a la posibilidad de ser vehículos para una historia compleja, pero todavía no eran lo suficientemente perfectos como para lograr los méritos de hoy en día, ni estaban lo suficientemente distanciados de los orígenes de diversión y entretenimiento sin razón aparente como para hacer historias que merecieran la pena (salvo contadas excepciones, que sí lo lograron y derivaron hacia las obras de arte narrativo que tenemos hoy en día). La contaminación de otro arte, más exitoso, en el desarrollo inicial de un nuevo medio llevada a su máxima expresión, y no lo destacaría si no fuera porque la tercera obra escogida para este trabajo, representa exactamente lo mismo, pero en la dirección inversa.







DEATH RACE (Paul WS Andderson, 2008)

Dirigida, escrita y producida por uno de los gurús del cine basado en videojuegos e inspirada más en la idea inicial de una cerrara violenta que en la película, videojuego o relato anteriores, la película naufraga en todos los aspectos. Quiero decir que es una película bien hecha, por supuesto, a nivel técnico y no excesivamente mal interpretada, pero sin ningún tipo de mensaje, contenido o evolución de ningún tipo en los personajes, es decir, a lo que nos tiene acostumbrados últimamente el señor Anderson. Ni que decir tiene que acercarse a la primera versión aunque sea remotamente no pasó desapercibida para Roger Corman, que aprovechó la oportunidad para ganar algo de dinero y salir en créditos como productor ejecutivo sin mover un dedo. Anderson siempre hace película de un presupuesto medio-bajo para los estándares norteamericanos, que pueden entrar fuerte en taquilla por las muy bien elegidas fechas de estreno y recuperar rápido la inversión inicial, cumpliendo los plazos milimétricamente para el estudio. Es su seña de trabajo y la verdad es que lo hace bastante bien. Nunca se ha pasado del presupuesto o el calendario asignados y nunca se ha encontrado con barreras por parte de los estudios a la hora de proponerles películas. Así que en el fondo es un digno heredero de Corman, en unos tiempos en los que la digitalización, los estrenos mundiales y la globalización ha convertido en obsoletos los métodos originales de Corman. Eso sí, todo esto a nivel puramente de producción, pues a nivel artístico y en cuanto a la cantidad de obras desarrolladas por cada uno, las carreras de ambos son bastante distantes. Corman ha hecho infinidad de películas, ya fuera como director o productor, algunas de ellas bastante memorables (sobre todo algunas de su saga de películas sobre Poe y Lovecraft con Vincent Price o Los Ángeles del Infierno) si bien ninguna especialmente magistral, pero lo que es más importante, ha dado paso a generaciones enteras de cineastas de todos los departamentos. Anderson, por el contrario, lleva apenas una decena de títulos entre los producidos y dirigidos, o ambas cosas, pero nunca se ha interesado por abrir caminos o tratar temas nuevos, como sí hacía el productor ejecutivo nominal de su última película. Su mayor obsesión es la siguiente película, la que vendrá a continuación de la que está rodando en este momento, por lo que se ajusta a darles a los estudios lo que quieren: películas taquilleras de impacto rápido y corto recorrido, con unos gastos ajustados y muy, muy controlados. Y cumple con esta fórmula, que, lamentablemente, se está empezando a desgastar, sobre todo con el espantoso vacío de las dos últimas entregas de las sagas Resident Evil y Alien VS Predator, producidas y/o dirigidas por el responsable de Death Race.
En el remake también nos encontramos en el futuro, aunque menos distópico y alucinado que en la versión de Bartel. La historia general de ese futuro se nos presenta con un cartelón de texto, como en las películas antiguas a las que homenajeaba el Carmageddon al hacer exactamente lo mismo: En el futuro las crisis económicas barrerán el planeta, las corporaciones ganarán cada vez más poder y los individuos tendrán menos oportunidades. La población de las cárceles aumenta hasta límites insostenibles. Dentro de una serie de maniobras para lograr ingresos y mejorar el sistema de prisiones, se pone en marcha el programa Death Race, en el que los reclusos podrán competir en carreras cerradas en circuitos de la prisión, en coches armados hasta los dientes, matándose los unos a los otros, mientras que los televidentes (a través de redes) disfrutan y consumen por cada segundo de adrenalina. Si un recluso gana cinco carreras, se habrá ganado la libertad, por supuesto, y uno de ellos está a punto de conseguirlo cuando es brutalmente asesinado segundos antes de cruzar la línea de meta. La dirección de la prisión, ha optado por no cerrar su mayor fuente de ingresos, el corredor que acaban de matar, desconocido su rostro por llevar una máscara que cubre sus horrorosas cicatrices y que respondía al nombre de Frankenstein. Así que, le buscan un sustituto para que siga corriendo, a ver si consigue llegar a alcanzar su libertad y los espectadores sueltan más dinero. Ése sustituto, interpretado por Jason Statham, es un antiguo corredor de coches que se ha ganado la vida honradamente en una fábrica hasta que esta ha sido clausurada por la crisis económica e intenta salir adelante con su familia. En lugar de convencerle, la prisión envía un grupo de asesinos que matarán a su esposa y a su hija, haciendo que todo parezca culpa suya, por lo que será enviado a prisión y allí obligado a competir.
Semejante batiburrillo de tópicos sólo puede surgir de una influencia negativa. Si bien el espíritu de una carrera alocada está ahí, los espectadores buscan la adrenalina, no la violencia o la libertad, es un fast food diseñado magníficamente para aparecer, picotear un poco y hasta el siguiente producto. Han desaparecido las connotaciones políticas (lo cual no deja de ser curioso en un mundo en el que hemos tenido dos mandatos del Sr. Bush y en el que el cine está empezando a retomar la política como argumento, dejada por un tiempo en manos de la televisión), la trasgresión (en la primera teníamos a un protagonista con el objetivo de alcanzar el mayor poder posible dentro de sus medios violentos y enfermizos, criticando aspectos cotidianos de la época de la película a cada acelerón de su coche) y, sobre todo, la principal seña de identidad de la historia de El Corredor, los atropellos. Si convertimos una película titulada “La Carrera de la Muerte” en una película para todos los públicos o menores de 13 acompañados (PG-13), estamos haciendo algo equivocado desde la propia raíz, pero la simplificación de la historia y los detalles violentos no se queda ahí, pues el diseño de todo el espectáculo en el que el protagonista es obligado a participar está sacado directamente del mundo de los videojuegos: hay que pasar por determinadas casillas (cuando éstas se encienden) para poder utilizar las armas y sólo durante una vuelta o un tiempo limitado, este detalle es un calco del videojuego Mario Kart, en cualquiera de sus entregas, pero también es un detalle heredado de los antiguos juegos de recreativa en los que recogías ítems al pasar con tu coche por encima de ellos, es un lenguaje propio del videojuego, nunca presente con anterioridad en el cine, pero que en el medio interactivo ha seguido una evolución clara hasta descartarse fuera de entornos no realistas.
El tratamiento dado a las mujeres en ambas cintas, por ejemplo, es otro punto extraño: el principal público objetivo de la película de Corman eran los adolescentes de autocines, adolescentes masculinos, algo que Corman sabía y aprovechaba, regalando siempre rostros femeninos bellos en los 50 y, con el paso del tiempo, algún desnudo femenino en los 70 y 80, más adelante, también masculinos, cuando su público objetivo se convirtió en cualquiera que fuera a un videoclub a mediados de los 90 y sus métodos ya no funcionaban como antes. En versión de 1975, la mujer es tratada con mayor respeto que en la nueva versión de 2008, si bien tenemos desnudos en la versión de Bartel y no en la de Anderson, pero aunque la copiloto de Frankenstein-Carradine es un objeto sexual, también tiene un reverso de miembro de la resistencia con un objetivo y unas implicaciones políticas, mientras que la compañera del nuevo Frankenstein-Statham, aunque mantiene su ropa puesta en todo momento, es un personaje vacío, que aunque tenga aspiraciones, ideas o posibilidades, en realidad no son tratadas ni adquieren ninguna función durante la cinta. Eso sí, cada vez que aparece en pantalla a modo de presentación, se puede escuchar, a todo volumen y ralentizando ligeramente la imagen, una canción cuyo estribillo machacón dice “I’m so sexy”. En los videojuegos de coches, la mayor parte de las veces enfocados hacia públicos masculinos, se suele encontrar la figura de una mujer despampanante, que te introducirá en el mundillo del videojuego y te acompañará durante todo el recorrido para mantener altos tus niveles de testosterona. Esa función la llevamos encontrando en los juegos desde el comienzo de la modelización de 16 bits, si no antes. La silueta sexy, el dibujo estilo manga con enormes pechos pixelados, la compañera del Out Run, dejando que su cabello rubio vuele al viento y echándote la broca cada vez que te sales de la carretera porque no eres un triunfador (esto en 1991), hasta llegar a auténticas estrellas, modelos o actrices reales, que ceden su imagen y la de su cuerpo para acompañarnos como conductores de los bajos fondos de ciudades virtuales, hoy en día en nuestras Playstation o XBoX. Otro elemento recurrente, que si bien se encontraba ya en el relato original, el uso que se le ha dado aquí vuelve a ser un empleo negativo de un leguaje impropio al cine. La película está llena de ellos, se podrían encontrar elementos propios del lenguaje de los videojuegos en cada secuencia, lo que, paradójicamente, la ha alejado de la violencia del punto de partida inicial, en lugar de, como era la evolución lógica, potenciar las posibilidades narrativas de la cinta y poder mostrar violencia, libertad de movimientos, una historia actual interesante y comprometida con algún mensaje, el que fuese, como son los buenos videojuegos actuales, que no tienen un punto de partida vacío y cuentan algo a través de la interactividad y de la propia experiencia del jugador al atravesar sus historias. En cambio, nos encontramos con un paquete vacío, que recoge formas de un medio ajeno y ni siquiera las adapta, sino que las clona, pegándolas en medio de una narración cinematográfica con la intención de que se conviertan en la propia narración y fracasando estrepitosamente.





5.- CONCLUSIONES

Los medios audiovisuales se nutren, entre otras cosas, de la violencia, el sadismo y la adrenalina. Ya sean en medios unidireccionales como la televisión o el cine, o bien en medios multidireccionales como los videojuegos online, los foros o la blogosfera, la atención del hombre siempre se ha visto dirigida hacia el morbo y la violencia, etc. Venimos de un pasado violento, nos alimentamos con desgracias informativas, matanzas, etc. nos tragamos la mayor parte de cometarios que le soltaríamos al jefe de buena gana, conducimos durante horas en atascos y dificultades de aparcamientos, esperamos meses a que nos vea el médico, vivimos en mundo opresivo, acelerado, cautivos del tiempo y las responsablilidades, movidos por la rutina… cuando la vena de nuestra frente se ha hinchado más de lo que nos gustaría y tenemos que liberar la tensión, el estrés o la rabia acumulados, nos echamos en los brazos de una buena peli de acción, jugamos un videojuego con el truco munición infinita activado, gritamos todo lo gritable y más en un partido de fútbol… al menos una parte de la población siempre usa métodos de escape que pueden ser susceptibles de hacerse más escapistas si se les añade violencia, o adrenalina. Cada década desde el inicio del espectro analizado en este trabajo ha tenido guerras, tensiones o matanzas, con mayor o menor impacto entre el público, pero la violencia no ha cesado ni lo hará. Lo que sí es significativo es el tratamiento que los medios le dan a esa violencia. Las diferencias entre lo mostrado en 1975 y lo mostrado ahora, también se ven empañadas por la distancia, en la que las sugerencias que se podían atisbar en la película de Bartel ya eran violencia mostrada en aquella época, mientras que las sugerencias de la versión de Anderson son sólo sugerencias, porque el público está mucho más adaptado, día a día, a ver cosas más impactantes que las que se ven en la película. La influencia de los videojuegos en esto es enorme, pero el resultado de sumar la violencia mostrada de los videojuegos en un medio cinematográfico es sorprendente, dado que reduce la cantidad de violencia inherente al relato y también la mostrada y su impacto para el público, principalmente por la mala utilización del lenguaje en un medio ajeno.
Por otro lado, el hecho de que el Cine sea un arte aglutinador de artes, desde el momento en el que apareció y se extendió como medio de comunicación de masas, y de que los videojuegos sean un nuevo arte, surgido después del Cine y enormemente influenciados por él, convierte a la interacción entre los medios y el intercambio de influencias en algo peligroso, pues está mejor adaptado el cambio hacia los videojuegos que hacia el cine y la utilización de elementos de los juegos en el lenguaje cinematográfico, al menos sin una adaptación real, podrían acabar por llenar de elementos perniciosos a una nueva generación de cineastas y creadores de videojuegos. Cada uno de estos artes debe evolucionar separadamente, cogiendo sólo lo que le interesa, no lo que lo desvirtúa y es tarea nuestra, de los aficionados a ambos medios, el saber distinguirlas y usarlas correctamente. Las siguientes generaciones ya tendrán hecho el lenguaje de los videojuegos, como las nuestras se empaparon del propio lenguaje del cine en sus inicios y ejemplos como éste deberían ser algo a tener en cuenta en las futuras clases y escuelas de cinematografía y videojuegos.

(perdón por el tocho)


NO MUERTO de Pablo Sánchez Blasco. ESTRENADO EN EL FESTIVAL DE GIJÓN!!!